Friday, November 27, 2009

Art Basel Miami Galerie Emmanuel Perrotin

works of Kolkoz
www.kolkoz.org

Miami December 1 , 2009 - January 9 , 2010 The Gallery Emmanuel Perrotin is organizing several exhibitions from December 1st, 2009 to January 9th, 2010 in its Miami space. - An exhibition of emerging and established artists of the actual French scene : Ivan Argote, Lionel Estève, Daniel Firman, Kolkoz, Mathieu Mercier, Xavier Veilhan who will show new and emblematic pieces. - Bernard Frize Oh Happy Days ! Bernard Frize paints in series, those of formal and conceptual musical scores, in which he exhausts the occurences and possibilities. His paintings recall not only the works of Sol Lewitt, who defined the guidelines of his pieces before their fabrication, but also the drippings of Jackson Pollock and the chance involved in his pictorial compositions. A collection of ten major and emblematic works, made between 1980 and 2007, is presented. Bernard Frize divulges the nature of the production of these works ; he tries to escape from the idea of artist as demiurge. Ironically, his minimalist and distinct style is indentifiable at first glance. His paintings have as their subject the technique of painting itself, from their conception to their completion, but are also sensory experiences of color. - Matthew Day Jackson Gezellig Matthew Day Jackson uses his own techniques to develop a multifaceted body of work, including sculptures, installations and paintings, films... In a political gesture, the exhibition handles with precision the art of retrieving different objects and heterogeneous materials, from salvaged wood to high tech equipment from NASA. He effectively alludes to the history of both sculpture, Brancusi in particular, and painting, from Bosch to Reinhardt. Matthew Day Jackson presents among others two monumental paintings entitled Looking Down Yosemite Valley and Donner Lake (2009), each one measuring more than 3 x 4 meters. The pieces are made from the universal material Formica, a symbol of modern comfort, on wood panelling. These works are direct references to not only the German romantic paintings of Caspar David Friedrich, for example, but also to representations of the American West by the painter Albert Bierstadt. The two paintings operate as a backdrop to two sculptures, In Search of the Miraculous and San Fernando Light (one cubic foot) (2009) that are meditations on the idea of exploration. However, throughout human history the land and atmosphere being explored is generally subsumed by the culture and atmosphere of the explorer. This could be thought of as an occupation. - Pharrell Williams, will present his new chair enititled The Tank (2010). After completing the chair Perspective, conceived as a reflection on love, and the sculp- ture The Simple Things, a collaboration with the artist Takashi Murakami, Pharrell Williams tackles the theme of war. How does a sacrificial youth decide to engage in a battle that not seems to be hers ? As part of Art Basel Miami 2009, the Gallery Emmanuel Perrotin will feature the artworks of Chiho Aoshima, Bernard Frize, Gelitin, Duane Hanson, Bharti Kher, Klara Kristalova, Guy Limone, Farhad Moshiri, Jean-Michel Othoniel, Paola Pivi, Piotr Uklanski, Peter Zimmermann and 3 new monumental abstract paintings by Takashi Murakami : Warp, 2009, NGC 2371-2 (Gemini Nebula), 2009 and Treasure Island/Hidden Jewels Of The Mediterranean, 2009... at the G09 booth

Pring Paris



When art and shoes get together it can only mean it's gonna be good! Paris based shoe designer Pring Chindahporn welcomed a fabulous vernissage evening in honor of artist Felisa Funes at her retro shoe boutique tucked away on 29 rue Charlot in the 3rd district.

www.pringparis.com

Rodrigo Almeida


CULTURE TRAP

This fascinating piece of furniture is the work of Brazilian designer Rodrigo Almeida, who believes in the exploration of culture itself - a process that helps him discover objects and ideas and transform them into new ones.

Arapuca shelf is made of wood and fabric, and the name, "Arapuca” comes from an indigenous South American name for a traditional trap for birds and small animals. The shelf and storage unit is a sculptural object without losing its utilitarian function: the more you store stuff in it, the more sculptural it becomes because it's deconstructed form creates spaces and transparencies which the stored objects appear.

Thursday, November 26, 2009

Isaac Reina




Isaac Reina
PRODUCT
Bags and small leather goods. All of them made in Paris.

GENERAL CONCEPT
I’m trying to make very simple goods, so normal, without any pretention. Almost industrial, mass market shapes... but handcrafted, giving priority to the quality. I’m trying to forget the traditional iconography used for luxury. A beautiful material, a beautiful manufacturing and the right proportions! (so elementary principles, essential ones, but too often forgotten) Only the details we need. Nothing else. (the hard task to
always simplify, again and again) Maybe a non-design concept, almost invisible. (like taking time to get some rest, to take a breath of fresh air) No innovation at any price (trying to avoid too much effects, to keep the essential: the fonction).
Looking for a type of natural and unsophisticated beauty.

GENERAL INSPIRATION
Industrial aesthetics, basic packaging, die-cutting, paperboard folding. And some architect and designer masters (for me) influence: Arne Jacobsen, Charlotte Perriand, Jonathan Ive, Jasper Morrison...

Julio Galan

Photo by Juan Rodrigo Llaguno





Julio Galán fue un pintor mexicano de arte contemporáneo. Nació el 5 de diciembre de 1959 en Múzquiz, Coahuila y falleció por un derrame cerebral el 4 de agosto de 2006 en Zacatecas, México. Estudió la carrera de arquitectura en la Universidad de Monterrey, la que dejó inconclusa, para finalmente dedicarse exclusivamente a la pintura. Radicó la mayor parte de su vida en Monterrey, a dónde llegó a estudiar desde los nueve años de edad. Tuvo estancias en Nueva York y Europa. Realizó gran cantidad de exhibiciones individuales. A los veinte años de edad, en 1979, obtiene el segundo premio laureado de pintura del Centro de Arte Vitro Monterrey. Su primer galerista individual en Monterrey es Guillermo Sepúlveda, de la Galería Arte Actual Mexicano, desde 1980.

Julio Galán destaca por haber renovado el panorama de la plástica mexicana de los años ochenta del siglo XX. La obra de Galán se caracteriza por que retoma el nacionalismo, los ideales mexicanos exentos de idealización, llevados a una realidad que toca el drama, el humor, el sarcasmo y lo cotidiano, pero con una carga fuerte de vanidad, con trazos gruesos, colores opacos y cuestionamientos profundos del "yo" son parte esencial de su obra.1

Luis Carlos Emerich en el catálogo de la exposición que se presentó en la Galería Enrique Guerrero en 1998 dice sobre Julio Galán: “y por otro, para descartar el valor simbólico de la imagen a manera de íconos o juguetes o de dolores y placeres extraídos del arcón de la nostalgia, como una broma tierna pero negra acerca de los valores normativos y de su imposibilidad real de canalizar los poderes irracionales”. Julio Galán era considerado “el niño terrible de la pintura mexicana”, como lo calificó la crítica de arte argentina Ana María Battistozzi.

En las obras de Galán podemos ver, además de su propia historia -una historia íntima y muy personal- las múltiples formas que adopta la subjetividad en su constitución y la emergencia del cuerpo como sujeto y objeto del discurso y del deseo.

Galán expuso en sus obras una Mise en abyme donde, a través de sus imágenes, reflejo una de otra, juego de espejos confrontados (enfrentados), sumergió al espectador en su propia "demencia", su juego narcisista, en el que, de manera por demás exacerbada, reflejó el ethos epocal, ya que en las postrimerías del siglo XX el cuerpo devino en objeto de culto, de amor, de pasión, el cuerpo que se transforma, se viste, se cuida, se re-presenta, las más de las veces como una alegoría de los conflictos que el sujeto tiene con el "otro", siendo entonces esta re-presentación enarbolada como símbolo de emancipación sexual (de género), de raza, de ideologías religiosas, una defensa a la individualidad, al ser universal, único y sin binarismos.

Galán artista, Galán imagen, ambos se superponen, el pintor representó en el lienzo la representación que de sí mismo fue construyendo y que mostró socialmente: una mascarada. En muchos de los catálogos de sus exposiciones, como los de las galerías Ramis Barquet en Nueva York, Thaddaeus Ropac en París, Timothy Taylor en Londres y en el realizado para Grupo Financiero Serfín en 1993, se incluyen fotografías del creador, las cuales pueden ratificar este afán de representación. Fuertemente controladas, planeadas, sin quitar el mérito e intervención del trabajo de los fotógrafos, las escenas muestran una disposición muy similar a la forma en que realizó sus composiciones pictóricas. No son casuales, hay en éstas toda una narrativa, una teatralidad, sus fantasías privadas recreadas frente a la lente de la cámara. En el catálogo de Serfín, a manera de presentación, se incluyen dos imágenes de página completa donde Galán, semidesnudo y cargando un par de alas oscuras, pareciera surgir del río en el que ha caído como Ícaro sobreviviente. En el forro del catálogo, en la parte posterior, este Ícaro se encuentra arrodillado a la orilla del río que refleja su imagen, ahora un Narciso que tampoco sucumbirá a la muerte, una venda cubre sus ojos impidiendo la posibilidad que se reconozca.

Generalmente el disfraz de Galán incluyó elementos glam, góticos, exóticos, desde la pintura en su rostro a la manera de Boy George, las uñas pintadas en negro o blanco, gruesas cadenas y candado al cuello, joyería exagerada desde anillos con enormes piedras de colores, grandes collares, hasta crucifijos, mascadas, prendedores en el cabello, sombreros en variedad de formas, alguno hasta con un ave zancuda disecada, combinados todo esto con trajes de diseñador y calzado singular, sin dejar de mencionar los objetos que acostumbra llevar en las manos y que también representó en sus cuadros, muñecos, cajitas, hasta un bolso de mano en forma de caballito, dando como resultado un personaje que impacta visualmente, provocando un "extrañamiento", un shock síquico que produce sorpresa en el espectador por lo inesperado, lo diferente, lo fuera de lo habitual, por salirse del lugar común, de lo cotidiano, sea a través de la "singularización" al hacer suyos los códigos y reutilizarlos de manera personal, realizando asociaciones únicas, personales e irrepetibles de aspectos de la realidad que no suelen ser asociados; y la "oscuridad o forma obstruyente" (en este caso la singularización) se lleva al extremo, como si se construyera la obra artística para sí, poniendo en juego la totalidad de experiencias y saberes, Galán se valió de ambos, no sólo en la presentación de su disfraz, sobre todo en la construcción de sus obras, consiguiendo prolongar el tiempo de la percepción y ampliando la duración del impacto. Pudiera ser que, al final, Galán haya conseguido su objetivo al exponer su obra y al exponerse él mismo en un constante performance, mostrando una representación subversiva en la que remarca la contingencia, donde todo lo que deja ver es y no es, consiguiendo así la anulación de las diferencias, la imposición de su deseo.

Hacer de la vida propia una obra de arte ha sido para muchos la manera de abrir (se) espacios. Desde el dandismo, el estilo siempre ha sido superior al contenido.

“Pintura engañosa y subversiva que causa adicción, que repite sus temas y los transforma hasta volverlos irreconocibles, la obras de Galán mezcla, con gracia y sabiduría, los mitos y las referencias nacionales, el teatro y la sinceridad, el transformismo y la trasparencia ”, escribió el escritor mexicano Carlos Monsiváis sobre el pintor en el catálogo de la exposición “Oro poderoso”.

En 2007 el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey le hace un homenaje póstumo con la exposición Julio GalánPensando en Ti, donde se exponen más de 100 obras, fotografías y objetos pertenencientes al polémico artista. El museo del Antiguo Colegio de San Ildefonso recibe en 2008 la muestra retrospectiva Pensando en Ti de Julio Galán, con más de 120 óleos, collages, pasteles, cerámicas, fotografía, así como objetos y videos personales del pintor mexicano.

ALFREDO IS BLOG-BOY
international stylet guru

All about art, fashion, design, photography
Interviews, photos..
LIFE AS ART

D'Esposito Martino in www.rezodesign.com




D'Esposito Martino

Sometimes feeling a bit alien in this world, I'm not afraid to re-explore common objects and I often wonder around, astounded by the things surrounding me, it's my malicious pleasure to reinterpret things my own way. Thus, from an
automated computer to a drainage street cover, a coffee machine or just a vase, my interests and ambitions don't value one direction over another but evolve according to the opportunities, wills and people I meet along the way.
After a childhood spent in the Middle East, I settled in Switzerland and studied decoration at first and product design later on, trying to make a living out of my love for communication by using three dimensional objects. The starting point was the ECAL show at the Salone Satellite in Milan in 2001 presenting a limited edition of Earthquake- proof Tables. This concept offered me to take part of two temporary exhibitions at the MoMA in New York in 2006 and
2008. I try to present every year new designs and concepts in shows and fairs around the world. Besides my part time job as design teacher at ECAL University, I opened my studio in the very central-Europe city of Lausanne in 2006, working
since then for different brands such as Droog, Ligne Roset, Cinna, Ewo, Convergence or Neweba with my friend and collaborator Alexandre Gaillard.

Crossed Portrait www.thecounterimage.com


Photo Hughes Debois, Courtesy www.photoquai.fr


Crossed Portraits

By Joseph Gergel
Deciding how to exhibit non-western photography to a Western audience is always a tricky matter. Because photography in Africa was rooted in a colonialist kind of exploitation, there is always the tendency to fall back on an exercise of cultural othering. The exhibition "Portraits Croisés", part of the 2nd Biennale des Images du Monde at the Musee Quai Branly but exhibited in the African art wing of the Louvre, embraces this process of othering head-on. The exhibition consists of photographic portraits of Africans paired with traditional African sculpture. The choice of inclusion is purely aesthetic, looking at how the two mediums visually resemble each other. Its curatorial premise echoes that of the seminal exhibition "Primitivism" at the Museum of Modern Art in the 1950's. "Primitivism" juxtaposed Western modern art with African tribal objects. While "Primitivism" was important for being an early attempt at exploring African art in a modern context, it garnered criticism for ignoring the ritual function of the sculptures. In "Portraits Croisés" there is the same dilemma. By pairing the objects only with concern to its form, it compares two very different periods of African visual culture. But while the exhibition lends itself to criticism of its lack of political correctness, it succeeds by reactivating the objects as a pair, blending personal and collective cultural history. It is a poetic exercise, evoking an emotional rather than informative response.

Nissan Cube Store


Le 26 novembre, le Cube Store de Nissan a ouvert ses portes. Cette installation éphémère dépasse la simple promotion de la Nissan Cube, ovni automobile, en proposant également une sélection d'objet de designers japonais faite par Colette et en se transformant, le soir venu, en lieu culturel avec des performances de mode, des projections de films cultes japonais, des happenings d'artistes et des débats et soirées. L'espace n'existera que jusqu'au 30 décembre, il faut donc se dépêcher d'en profiter. Ici la chanteuse de Ghostcatmusic. Photo Paul Blind

Wednesday, November 25, 2009

Banquet- Irving Penn Thierry Marlat Gallery



Irving Penn est un des maîtres incontestés de la photographie moderne. D'abord connu pour ses photographies de mode, il devient vite incontournable dans l'art du portrait et de la nature morte. Il est reconnu pour son art de sublimer les objets les plus banals, comme les mégots de cigarettes qu'il récupère dans la rue et photographie comme des bâtons de rouge à lèvre. La complexité de ses images nous semble simple et limpide. Derrière se cache une construction des plus complexes. Les personnages qu'il photographie se livrent à son regard, et donc au notre, pour notre plus grand plaisir. C'est l'aboutissement de l'échange entre l'artiste et son modèle, de la tension qu'il réussi à créer dans chaque image entre l'objectif et le sujet photographié.

Durant sa fructueuse collaboration avec le magazine Vogue, Irving Penn se concentre sur l'amélioration des techniques d'impression, la page glacée étant pour lui l'aboutissement de ses créations. Des années plus tard, il change de point de vue et voit dans le tirage fine art, l'expression ultime de son œuvre. Il explorera la subtilité des tonalités de gris obtenues avec le tirage aux sels de platine, l'éclat des couleurs du tirage dye-transfer, les noirs mats ou brillants du tirage argentique. La variation inhérente au tirage manuel et la volonté d'accentuer ou d'estomper telle ou telle zone d'un tirage fait que chaque épreuve devient une oeuvre unique.

La rareté des ses photographies, leurs qualités esthétique et technique, la rigeur des processus de production sont caractéristiques de son empreinte et de son art. Ses tirages sont exposés dans les plus grands musées du monde (MoMA, MOCA, Whitney Museum of Art, J. Paul Getty Museum, etc...).

En réunissant une sélection de tirages autour du thème de la table, du banquet, nous avons souhaité mettre en avant plusieurs pans de son œuvre. Nous avons privillégié son art de photographier les natures mortes et les portraits, avec un clin d'œil au "petits métiers", un série qu'il a commencé à Paris en 1951. La présentation de réalisations passées aux côtés d'images inédites montre à quel point le photographe est à l'avant-garde de la photographie et maîtrise le tirage artistique.

Rooster réalisée en 2003, se place dans cette continuité, auquel s'ajoute le regard ironique d'un homme mûr. Cette représentation de la tête d'un coq est aussi impeccable dans son traitement esthétique que choquante par le choix du sujet. On y voit, plein cadre, le coq au cou tranché, auquel il manque des plumes à la base. Sa crête se dresse, intacte. Son œil à moitié ouvert paraît vivant. Une impression en contradiction au constat de décapitation de l'animal. Le coq mort nous fait un clin d'œil. Comme s'il savait, avant de se faire occire, qu'il finirait dans l'assiette.

Cette vision d'un homme, qui à 87 ans à ce moment là, et pour lequel la vie n'a plus de secret, tisse le lien entre l'art du portrait et la nature morte. En personnifiant le coq, Irving Penn nous fait prendre conscience de notre propre mortalité, tout en portant un regard amusé sur la barbarie de nos moeurs culinaires.

Se nourrir est une obligation chez l'homme et l'animal. C'est parfois vers un morceau de pain et de fromage qu'on se tourne pour trouver du réconfort. Ou une bonne table dans un restaurant. Nous vous proposons ce banquet, avec ses plats (natures mortes), ses invités de prestige (portraits), ses serviteurs (extraits des "petits métiers"). À travers l'objectif d'Irving Penn, nous avons imaginé une soirée mémorable entre Colette, Louis Jouvet, Jean Giono, Picasso et Yeves Saint-Laurent où bien sûr, comme dans Platon, on ne pouvait que parler d'amour. Monsieur Penn les a rejoint. Nous souhaitons qu'il festoie à leurs côtés.

Cette exposition a été réalisée avec l'aimable autorisation et la complicité de Monsieur Penn et de son fils Tom. La sélection d'œuvres, jusqu'au choix pour le carton d'invitation, a été validée par l'artiste.

Nus exceptionnel d’Atget


La première vente de photographies provenant de divers amateurs d’art organisée par Sotheby’s à Paris a totalisé deux millions d’euros avec des enchères records pour nus exceptionnel d’Atget.

Les 14 photographies d’Eugène Atget (1857–1927), ont fait l’objet de belles batailles d’enchères provenant du monde entier. Cet ensemble présentait le meilleur de sa création photographique et documentaire sur le Paris à son époque.
L’enchère la plus élevée a récompensé, Femme, 1925, représentant une femme nue à quatre pattes sur un lit, dont seuls deux tirages existent. Estimé 30.000 à 40.000 €, cette photographie a battu le record mondial pour l’artiste à 444.750 € (lot 15), triplant le précédent record obtenu en 2007 chez Sotheby’s à New York. La deuxième photographie la plus convoitée de cet ensemble a été Cour à Asnières, 1912/13, de la série Paris Pittoresque II vendue 75.150€ contre une estimation de 30.000 à 40.000 € (lot 20)

Le chef-d’œuvre du grand photographe disparu récemment Irving Penn. Mouth, New-York, tirage de 1992, que le photographe avait réalisé pour L’Oréal en 1986 s’est envolé à 138.750 € (lot 84, estimation : 80,000 - 100,000 €). Autres photographies emblématiques des années 80 qui ont suscité l’intérêt des amateurs, Sie Kommen d’Helmut Newton, 1981, composée de deux tirages argentiques d’avant 1986, acquis directement auprès de l’artiste avant d’appartenir à une collection particulière allemande, qui a presque doublé à 150.750 € l’estimation haute (estimation : 60,000 - 80,000 €).

La deuxième partie de la vente était consacrée à la collection Michel et Michèle Auer vendue au profit de la Fondation Auer-Ory pour la Photographie, créée en mars 2009 à Genève. Le portrait de Joseph Heco, 1851, un daguerréotype, quart-de-plaque par Harvey R. Marks, obtenait à 102.750 € une des plus belles enchères de la soirée (lot 135, estimation : 60,000 - 80,000 €). Les portraits de Japonais au daguerréotype sont d’une grande rareté, en raison de l’apparition tardive du procédé dans l’archipel. Une vingtaine de plaques seulement sont connues, presque toutes dans des institutions.

Saturday, November 21, 2009

Jim Jarmusch and his film The Limits of Control - Fondation Cartier


Dans le cadre de l’exposition Né dans la rue – Graffiti et à l’occasion de la sortie du film de Jim Jarmusch, The Limits of Control, la Fondation Cartier pour l’art contemporain invite le réalisateur pour deux soirées exceptionnelles. In relation to the exhibition Born in the Streets—Graffiti and on the occasion of the release of Jim Jarmusch’s film, The Limits of Control, the Fondation Cartier pour l’art contemporain invites the director to be present at two exceptional events.

Master Class Cinéma / Cinema MasterclassMercredi 25 novembre à 20h30 / Wednesday November 25 at 8.30 p.m. Conversation avec Jim Jamursch autour de ses films et de ses influences cinématographiques. Conversation with Jim Jamursch about his films and cinematographic influences.

Carte blanche à Jim Jarmusch / Carte blanche for Jim JarmuschJeudi 26 novembre à 20h30 / Tuesday November 26 at 8.30 p.m. Jim Jarmusch invite des artistes et des musiciens pour une rencontre autour de ses sources d’inspiration plastique et musicale. Jim Jarmusch invites artists and musicians to attend an event centered on his visual art and musical inspiration.

Jim JarmuschScénariste et réalisateur. Né à Akron dans l’Ohio. Vit et travaille à New York. Filmographie (sélection) : Permanent Vacation (1980), Stranger than Paradise (1984), Down by Law (Sous le coup de la loi, 1986), Mystery Train(1989), Une nuit sur terre (Night on Earth, 1991), Dead Man (1995), Year of the Horse (1997), Ghost Dog, la voie du samouraï (1999), Coffee and Cigarettes (2003), Broken Flowers (2005), le court métrage Int. Trailer. Night extrait du filmTen Minutes Older : The Trumpet (2002), The Limits of Control (2009).

Writer and Director. Born in Akron, Ohio. Lives and works in New York. Filmography (selection): Permanent Vacation (1980), Stranger Than Paradise (1984), Down by Law (1986), Mystery Train (1989), Night on Earth(1991), Dead Man (1995), Year of the Horse (1997), Ghost Dog: The Way of the Samurai (1999), Coffee and Cigarettes(2003), Broken Flowers (2005), the short film Int. Trailer. Night segment of Ten Minutes Older: The Trumpet (2002), The Limits of Control (2009).


CUANDO NO HAY MUROS TAMPOCO ECOS by Gorka Alda

http://www.vimeo.com/7714115


HORMEN ARTEKO OIHARTZUNAK

CUANDO NO HAY MUROS TAMPOCO ECOS

Un proyecto de Gorka Alda
Coreografía Miker Aristegui
Con el cuarteto de saxofones Sigma Proyect
Balarines: Eneko Alcaraz, Eneko Balerdi, Aiert Beobide, Jorge Lastra.
Puntistas: Egiguren II, López, Foronda, Hernández.

Friday, November 20, 2009

KARIJN KAKEBEEKE, WINNER OF THE 2009 BMW – PARIS PHOTO PRIZE FOR CONTEMPORARY PHOTOGRAPHY

© Karijn Kakebeeke - Khadija’s Dream, 2006, Courtesy of The Empty Quarter Gallery, Dubai


KARIJN KAKEBEEKE

WINNER OF THE 2009 BMW – PARIS PHOTO PRIZE FOR CONTEMPORARY PHOTOGRAPHY


Karijn Kakebeeke was named winner of the 2009 BMW - Paris Photo Prize for contemporary photography at the opening of Paris Photo, receiving the 12 000 Euros (US $ 15, 000) Prize.


Karijn Kakabeeke, represented by The Empty Quarter Gallery from Dubai, is the sixth winner of this major international award. Born in 1974, the Dutch photographer is pursuing her continuing interest in social issues through her photojournalistic, essayistic images. In this context, she captures pictures that stand as magnificent icons of our time. The winning work “Khadija’s Dream” records an early moment in 2006 when Khadija first played with a football: an emotionally charged image of an Afghan woman who now belongs to the first female team in her country.


Jury member Matthias Harder, curator at the Helmut Newton Foundation in Berlin had this to say: “This image by Karijn Kakebeeke offers a glimmer of hope for a future in which it has become possible, in a country like Afghanistan, to establish a female football league, and where women are starting to gain a few more basic rights. The prize-winning image shows a glimpse of happiness. Kakerbeeke’s genre scene convinced the jury owing to the controversial nature of the topic chosen and its relevance to the given theme.”


Japanese photographer Tatsumi Orimoto represented by DNA Gallery (Berlin) was awarded a special jury distinction for his moving self-portrait taken with his mother who suffers from Alzheimer’s. This image is part of his extensive “Mama Series” (2008).


The BMW - Paris Photo prize is designed to support contemporary creativity and is awarded once a year to an artist/photographer for his or her work on a theme related to BMW France’s advertising campaign. For its sixth edition, the prize, reserved for artists represented by galleries participating in Paris Photo, will reveal the best in contemporary photography with work on the theme “When was the last time you experienced something different for the first time?”


Twenty of the 55 artists whose work was submitted by participating galleries were short-listed by a jury of international experts presided by Philippe Dehennin, Chairman of BMW France. The jury then worked to select the winning artist. The short-listed works are exhibited during Paris Photo.


The 2009 Jury:

Robert Delpire, Publisher, Paris, TJ Demos, Art critic and writer, London, Matthias Harder, Curator, Helmut Newton Foundation, Berlin, Manfred Heiting, Collector, Los Angeles, and Sandra S. Phillips, Senior Curator of Photography at the San Francisco Museum of Modern Art.


Short-listed artists exhibited at Paris Photo:

Julie Blackmon (Robert Klein Gallery, New York), Mohamed Bourouissa (Les filles du calvaire, Paris/ Brussels), Elinor Carucci (Fifty One Fine Art Photography, Anvers), Lucinda Devlin, (m Bochum, Bochum), Elliott Erwitt (Robert Koch Gallery, San Francisco), Adam Fuss (Daniel Blau Photography, Münich), Teun Hocks (Patricia Dorfmann, Paris), Per Bak Jensen (Galleri Bo Bjerggaard, Copenhagen), Karijn Kakebeeke (The Empty Quarter Gallery, Dubai), Ken Kitano (MEM, Osaka), Julie Mack (Laurence Miller, New York), Lamia Naji (Galerie El Marsa, Tunis), Tatsumi Orimoto (DNA, Berlin), Matthew Pillsbury (Bonni Benrubi Gallery, New York), Alex Prager (Yancey Richardson, New York), Barbara Probst (Kuckei + Kuckei, Berlin), Arnaud Pyvka (La B.A.N.K, Paris), Viviane Sassen (Motive Gallery, Amsterdam), Sascha Weidner (Galeria Toni Tapies, Barcelona), Nancy Wilson-Pajic (Françoise Paviot, Paris).

Wednesday, November 18, 2009

Iran Today: Thirty Years of Iranian Documentary Photography by Joseph Gergel THE COUNTER IMAGE

Iran as seen by the west is a visually guarded country. We receive little in terms of imagery of daily life in Iran, yet can conjure a mental image of one of cultural and political oppression as portrayed by the media. It is this stereotype that the exhibition "Iran 1979-2009, Entre L'espoir et le chaos" tries to circumvent. The exhibition juggles between images of routine existence and images of protests and war. In covering Iranian documentary photography over the last thirty years, it is impossible to not fall back on this visual cliche. Between the Iranian Revolution of 1979, the Iran-Iraq War, and the recent protests of June 2009, there was much material in terms of images of what the title refers to as "chaos". 


The exhibition opens with anonymous photographs from the events of June 2009. In the images, police with clubs chase down suspected protesters. Fires break out, turban clad women engage in fighting, dissidents hold up their hands in solidarity against the regime, and all the while, in the background, spectators record the events with their cell phone digital cameras. Compared with the photographs in the exhibition of the Iranian Revolution of 1979, the imagery is astonishingly similar; fighting in the streets, crowds of protesters. However, the major difference between the two is that now no one will confess to taking these new protest photographs. While the photographs from the Iranian Revolution serve as a source of pride to the photographers and to the government of Iran, the stigma of the recent protest photographs add to their mystery and power. 


Photographs from the Iran-Iraq War feed further into the Western conceptions of Iranian photography. There are blurry and grainy images of combat, gunmen shooting, and city centers left in carnage. The most eery image of the series is Kaueh Kazemi's "Fine de Guerre" from December 1988, where women in full turban teach a group of students how to wear a gas mask properly. During the Iran-Iraq War, it is said that Sudam Hussein used chemical weapons against Iranian civilians, and the image seems to be a kind of post-apocalyptic nightmare of the future. 


The most striking images, however, are those showing daily life in Iran. There are images of a group of young men engage in a game of soccer, a series of black and white street scenes, portraits of women in their bedrooms. in Maijd Saeedi"s "La Piscine", two fashionable young women in sunglasses lounge on a rooftop pool near the ocean. In Mohammad Tehan's "4 November, 2007",  a street cleaner passes a wall of intricate graffiti, depicting the Statue of Liberty with a skeleton face, an American flag, and the country of Iran. These quotidian images show a much more complex picture of Iran today yet are overshadowed by the sheer quantity of chaos imagery. While the exhibition tries to show the full picture of Iran today, in the end it is apparently not that easy to step out of such cemented visual tropes. 



Wednesday, November 11, 2009

París siempre celebra el talento

París siempre celebra el talento

El creador mexicano, quien ha desarrollado su carrera en la Ciudad Luz, plantea un panorama del quehacer artístico en esa metrópoli en cuanto a la fotografía y su relación con la moda.
  • Enviar Nota
  • Imprimir
  • 2009-05-09•Cultura

Foto: Especial

Alfredo Salazar, veracruzano de nacimiento pero regiomontano por adopción, es un artista que acude a diversos soportes y recursos expresivos y que ha decidido desarrollar su carrera y su visión en la capital francesa. En entrevista con MILENIO Diario de Monterrey aborda la condición del multiculturalismo, la moda y la fotografía.

¿Cómo puede pensarse en estos momentos la aventura del fotógrafo mexicano en París?
Realmente como una aventura... En París poco importa la nacionalidad ya que muchos de los fotógrafos que trabajan en la moda son extranjeros. Lo importante es lo que puedes aportar a este universo tan complejo, es cierto que, como quiera, el hecho de ser de un país tan rico en cultura y tan exótico como lo es México siempre llama la curiosidad a los editores y diseñadores de moda, quienes siempre están a la búsqueda de imágenes innovadoras y frescas. Y cierto también es que muchas veces vienen de la tan importante cultura fotográfica que tenemos los mexicanos.

¿Qué tipo de ofertas, nexos y alternativas le depara la Ciudad Luz al fotógrafo mexicano?
Las posibilidades de éxito y de conexión tú te las buscas, yo hace tiempo deje de trabajar con un agente ya que prefiero estar en libertad para conseguirme mi trabajo y para crear de acuerdo con mi estética muy particular. Hasta ahora, ha gustado lo que hago y tengo mucho apoyo y respeto de varios directores creativos, agencias de modelos y diseñadores.

A pesar de todo, he dejado un poco de lado el que mi foto haga mucha referencia a México, para dejarla inscrita en lenguajes completamente internacionales, de modo que cuando es publicada en un libro en Londres o en una revista italiana tenga un sello Alfredo Salazar, pero tenga referencias más globales.

¿La foto publicitaria, la foto de moda y la foto artística, cómo se ligan en estos momentos a la vida multicultural francesa?
En una revista de moda actualmente se encuentra tanta expresión artística como cuando vas a una galería. La moda francesa o las revistas recuperan fotógrafos de arte para hacer sus editoriales o sus campanas publicitarias. No sé, ves actualmente a Jurgen Tueller o Therry Richardson haciendo foto publicitaria con su estilo propio.

A mí me tocó una vez inspirarme para una campana publicada recientemente en el Vogue Internacional en la antigua fotografía del viejo París en blanco y negro, y gracias al director artístico Isaac Reina, un diseñador de origen español instalado en París, tuvimos una imagen muy exitosa, que incluso estuvo seleccionada como una de las mejores publicidades de 2008.

¿ Cuáles son las dificultades más graves que le plantea el ámbito artístico francés a los latinoamericanos hoy?
Te voy a traducir del francés una expresión que en español diría “hay que batirse”, o sea hay que luchar y trabajar mucho.

París es una ciudad que celebra mucho el talento cuando lo hay, sino ahí no hay nada que hacer. Es una ciudad muy cerrada, pero una vez que encuentras una plaza no hay nada que te detenga, y la gente celebra tus fotos y te busca...



Monday, November 9, 2009

Portraits of Democracy - Baptiste Giroudon

Portraits of Democracy
Baptiste Giroudon compares and contrasts the character and details of the US presidential election in November 2008 with the recent Afghan presidential elections


http://www.foto8.com/home/content/blogcategory/0/487/

Written by Baptiste Giroudon
I am interested in democracy and the belief structure that it carries in societies today. That is why I started my project about democracy and elections in the world. The first part of this work is set in New York City on the night President Obama was elected. As a counterpoint to that night I followed my theme to Kabul and photographed during the presidential campaign in Afghanistan.Picturing the run for president in these very different countries seems very far from a 'good comparison', but putting together pictures of the people in the street, portraits of different classes, reveals some evidence: People share similar hopes, in Afghanistan or in the United States, and I believe all around the world. They look forward to better governance, for change, for a good life under a democratic system. The question is... can democracy bring that?I don’t know but I think this kind of project can whisper some rough sketches as answers. I think both the interest and the role of photography relies not only in telling stories but also in asking questions.
Those questions are still in my mind today as I embark on the further photographic investigation into this idea : What does an election for a citizen in Afghanistan mean?. What does he or she think about democracy? Surely a strange concept for a country that has been in a state of war for more than 30 years, whilst at the same time, for Americans, democracy is incredibly evolved and used as the very basis of society.Finally, as a photo-reporter, I travel widely and see many different things, experiencing a variety of situations. This way of life permits me to present my point of view to the different stories I work on. This is why I think these images work together well enough to be produced and shown as a single body of work.


www.baptistegiroudon.com
L’héliotrope #03

Revue photographique L’héliotrope #03 : «en famille» novembre 2009 - 24 pages - format tabloïd - gratuit«EN FAMILLE» : Panorama collectif & subjectif de photographies de famille.Pour ce numéro spécial, l’héliotrope a ouvert ses pages à tous et en particulieraux photographes amateurs. Sur proposition de 70 personnes, cet objet collectif tente de dresser un panorama subjectif de photographiesde famille où se croisent le souvenir, le dérisoire, l’affectif, le solennel,l’accident photographique, le constat, le rituel, l’ordinaire ...PROVENANCE DES IMAGES :Archives familiales, appareil numérique, appareil jetable, téléphone portable, polaroid,photomaton, photo « non-facturée », photo scannée, photo de photo(s), webcam, corbeille…PERSONNES PUBLIEES :Juliette Antoine Erik Audoubert Justine Buseyne Pierre Chabirand Andrea Cianciolo Raphaël Cottin Maëlys Courtois Aurélie Dauge Caroline De Vries Elise Debair Stephane Degros Olivier Delcourt Vita Drappa Christine Drozdz Julie Fischer Claude Fontaine-Garreaud Serge Giotti Melitta Guillemin Sihame Hamir Mathieu Harel-Vivier Camille Holtz Léonard Iovino Jiw Fabrice Kada Farah Khelil Charles Klein Célyne Le Bihan Agnès Lebeaupin Charlotte Lelong David Lhuillery Nathalie Macedo Julien Magre Matthieu Mai Jean-Philippe Martin Julien Mathon Florent Meng Catherine Merdy Angèle Micaux Julien Monnier Ollivier Moreels Nymphe Pascalia Papadimitriou Nicolas Fernand Pierre Payelle Loridant Philémon.bipagence Caroll Planque Frédérique Pol Laurent Ponzevera Michel Prinz’ivalli Marie Prunier Marie Przysiuda Charlotte Rayjal Recyclart Asbl Patrice Reumont Caroline Robe Félix Rogeaux Gaëlle Roussel Rubenshuis 2 SIC image Isabelle Vannobel Chloé Vannobel Yannick Vigouroux

+ d'infos sur
www.heliotrope- online.com page Facebook "L'héliotrope - revue photographique".

Créée en 1999 par Frédéric Iovino et Pierre Rogeaux, l’héliotrope a pour objectif de diffuser et promouvoir la photographie contemporaine par le biais de publications, d’expositions et d’ateliers de sensibilisation.L’Héliotrope n’est pas un collectif ni une agence, mais se propose de réunir/confronter des démarches singulières orientées vers l’exploration du médium photographique.